古典主义时期音乐的风格是什么?
古典主义时期音乐,总体特征是主调风格为主导,音乐语言精炼、朴素、亲切,形式结构明晰、匀称,音乐中的矛盾冲突得以加强并深化。18世纪新风格构成的要素,可以有以下几个方面:旋律追求优美动人的气质,倾向于整齐对称的方整性乐句结构,与市民舞蹈及民间音调及舞蹈节奏的联系更为紧密。调性、和声的安排上升为结构作品的重要因素,段落或乐章有更加明确的终止式,简洁的和声风格;从短小动机孕育出丰富乐思的技巧,乐章中主题间的对比变化,通奏低音逐渐被明确的乐器记谱所替代,表达作曲家对乐器音色更为细致的感受,常用的题材是奏鸣曲、协奏曲、交响曲和四重奏等。扩展资料:古典主义内涵:所谓古典的,准确地说,原是指古希腊和古罗马的经典的古代,那是西方文明两个伟大的时期。多少个世纪过去了,人们回顾往昔,而且企图借鉴那个时代的文化精华。在文艺复兴时期,人们已经这么做了,巴洛克初期亦然,但一直到十八世纪中叶才真正开始重新发现古典。特别是考古的发现,展现了一幅简朴、宏伟、宁静、有力、优雅的画面,这在新发掘出来的古希腊和南部意大利的神庙中十分典型。参考资料来源:百度百科-古典主义音乐
谈谈古典主义音乐风格是怎样的?
谈谈古典主义音乐风格是怎样的? 1、 情绪的对比: 古典主义时期的音乐,情绪的丰富变化和对比获得了全新的强调。相对于晚期巴洛克音乐中单一情感的表达,古典主义作品中的情绪波动起伏。戏剧性、不稳定的音乐,可能导向一段轻快随意的舞曲旋律。主题的对比不仅表现在同一乐章中使用具对比性的不同主题,即使是一个单一特定的主题内,也可能存在明显的对比。 2、 节奏: 节奏的灵活性,给古典主义音乐增添了变化。古典作品包含了丰富的节奏模式,不同于巴洛克乐曲只有少数的节奏模式在全曲中反复出现。巴洛克作品表达出连续的感觉和永恒的运动。因此,在开始几小节之后观众就能大概知道整个乐章的节奏特性。但古典主义风格包括了出其不意的停顿、切分音,以及从长音到短音的频繁转换。而从一种长度的音符模式到另一种的改变,可能是突然的也可能是渐进式的。 3、 织体: 与晚期巴洛克音乐的复调织体相比,古典主义音乐基本上属于主调音乐。然而,织体的运用与节奏一样灵活,织体之间的转换有时平稳有时突然。一首作品也许以一条旋律和简单的伴奏组成的主调织体开始,但是随后可能转变为复杂的复调织体,含有两个旋律或旋律片断在不同乐器间模仿。 4、 旋律: 古典时期的旋律悦耳动听,且容易记忆。即使在一首非常复杂的作品中,也可能含有民谣或通俗的感觉,有时作曲家也会直接借用一些通俗的曲调。(如莫扎特以法国歌曲《哦!妈妈请告诉我》的旋律为主题,写了一首钢琴变奏曲《小星星亮晶晶》。)更多时候,作曲家根据流行的风格创作新的主题。 古典主义音乐的旋律听起来较为平衡与对称,因为作品通常由两个长度相同的乐句构成。第二个乐句的开头与第一个乐句类似,但结束部分更具终止性。相反,巴洛克旋律较不对称,精巧复杂,比较不容易演唱。 5、 力度与钢琴: 古典主义作曲家对于情感表达的细微差别的兴趣,导致了渐进力度的广泛使用,如渐强与渐弱。这些作曲家不把自己限制在巴洛克音乐中常用的那种极端力度的改变(从大声到小声的突然转变),渐强与渐弱的力度改变,表现出令人震惊的新鲜感。 在古典主义时期,作曲家对渐进力度的爱好,导致了钢琴取代了大键琴。钢琴家通过控制手指对琴健的压力,来控制声音的大小。虽然钢琴在1700年左右即产生,但直到1775年左右才开始取代大键琴的地位。海顿、莫扎特、贝多芬的大部分成熟作品都是为钢琴而作,而不是为大键琴、古钢琴及管风琴等巴洛克键盘乐器而写。 6、 通奏低音的消失: 通奏低音在古典主义时期被淘汰。在海顿与莫扎特的作品中,大键琴演奏者者不必再做即兴的伴奏。导致通奏低音消失的原因之一是越来越多的作品是写给业余爱乐者,而通奏低音所需要的即兴演奏技巧对他们而言有相当的难度。 概括地说,深度,高度,广度。 1,深度,古典乐派时期欧洲的政治和社会发展,作曲家对生活,情感都有更深层次的认识和体会,所有情感融入到音乐作品中,继承的巴洛克音乐的优良传统,也就成就了古典乐派音乐的辉煌,聆听古典乐派的音乐,会让人思考人生,如贝多芬的交响《命运》,莫扎特的歌剧《唐璜》,反正我听了看了,思考了。 2.高度,和声的发展越来越丰富,不知是音乐成就了贝多芬,还是贝多芬成就了音乐,贝多芬时期的和声运用以及配器手法,是前无古人后无来者的,所以古典乐派的音乐,就音乐的专业性来看,是发展到一个不可超越的高度的。如贝多芬第九交响《合唱》,是第一个把合唱加入到交响的作曲家。巴洛克时期有吗?浪漫乐派时期有吗? 3.广度,古典乐派时期,各个国家的交流更加频繁,也就为各国音乐人建立了一个相互交流的平台,更多地去感受不同的生活,所创作创作出来的音乐,自然而然,是包罗永珍的,不管是国家(海顿交响《伦敦》),还是个人(贝多芬交响《英雄》,写给拿破仑),还是家庭(莫扎特歌剧《唐璜》,写给他父亲),。。。。。时间关系,不多举例,总之是无所不包。 总结之,古典乐派的音乐三个词概括,深度、高度、广度,都是前无古人后无来者的。 纯属个人意见。 楼上的真搞笑,土耳其进行曲民族色彩强烈吗?对土耳其人民又有什么力量?瞎掰。 古典音乐派的三大音乐巨匠是谁?谈谈古典主义音乐风格是怎样的?(贝多芬) 海顿,贝多芬,莫扎特 海顿 海顿的全部音乐作品都是反映普通人的生活,表现人淳朴的美好境界,可以用“生活风俗性”来概括。海顿的音乐作品具有结构严谨,逻辑性强,形式对称,音乐语言典雅,清新,明快,无强烈戏剧性对比风格特征。 海顿的贡献是确立了奏鸣曲交响套曲的形式结构和奏鸣曲式原则,成为MOZART,BEETHOVEN音乐创作的发源地,一生创作104首交响乐被成为“交响乐之父”,又因创作84首弦乐4重奏并使其专业化,被称为“弦乐4重奏之父”。 莫扎特 莫扎特短暂的一生共创作了四十一部交响曲,为交响曲的发展作出了重要的贡献。他在整部曲子风格统一的前景下,突出了各乐章之间的对比,增加了作品的感染力,从而达到了更高的艺术境界。莫扎特的交响曲首先吸收了他歌剧富有表情的、如歌的曲调和其戏剧对比的因素;其次在以主调和声的基础上,广泛采用了复调手法,旋律灵活,但不失巨集大的气魄,纯净而富有感染力。 贝多芬 贝多芬的交响曲以表现革命斗争的英雄为中心,这在当时最能激动人心。他的创作的构思之宽广,形象之巨集伟,感情之深邃,对比之鲜明,都使他偏重于采用并扩充奏鸣曲形式。他对奏鸣曲形式的处理,在音调和形象上都达到了内在的统一——他不仅在一个乐章的范围内使各个主题形成相互间的统一,而且在整个套曲的不同乐章中也是这样。他还把歌剧创作的戏剧性手法应用到他的交响乐创作中去,使交响曲成为一种深具戏剧性的器乐体裁;他把交响曲中原来的小步舞曲乐章改为诙谐曲,扩大了表现力的范围。 古典主义音乐风格的主要特征: 我也在做会考卷 这句话应该是错的吧 下面是我从百度百科里粘的关于印象主义音乐的相关内容 题目中那句话描述的应该是印象主义音乐 古典主义音乐的创作原则与风格是严谨、规整,浪漫主义音乐是注重情感的表现与 *** 的发挥。 与之相比较,印象主义音乐并不通过音乐来直接描绘实际生活中的图画, 而是更多地 德彪西 描写那些图画给我们的感觉或印象,渲染出一种神秘朦胧、若隐若现的气氛和色调。在乐曲的形式上多采用短小的、不规则的形式,以便更好地体现出印象主义音乐较为自由的特点。 古典主义音乐前是哪一种音乐风格占主导 古典主义音乐前是哪一种音乐风格占主导(巴洛克音乐) 巴洛克原意指形状不规则的珍珠,是一种艺术形式,由于这种艺术风格的盛行后人称之为巴洛克时期。这个时期出产的音乐作品就称为巴洛克音乐。巴洛克时期是西方艺术史上的一个时代,大致为17世纪。其最早的表现在义大利为16世纪后期,而在某些地区,主要是德国和南美殖民地,则直到18世纪才在某些方面达到极盛。 古典主义歌剧的音乐风格与艺术特点 古典主义歌剧 (Classical Opera)在题材上力求贴近人心,强调歌剧音乐与戏剧内容更加紧密的结合。旋律简洁明快,乐队的重要性得到重视,并去掉了“数字低音”写法。 希望以上资讯可以帮到您,欢迎您登陆我们的网站,查询全国各大城市最新、热门演出资讯 具体请点选::chinaticket. ^_^ 古典主义音乐和浪漫主义音乐风格上的不同和这两个时期的过渡人物? 古典主义和浪漫主义并没有严格的界限来划分,它们之间的过渡人物显然是“集古典主义之大成,开浪漫主义之先河”的贝多芬(1770-1827)。贝多芬是18世纪末19世纪初的作曲家,在他略微之前的莫扎特,海顿等作曲家的作品都属于古典主义,他们的作品结构严谨,宗教味道较浓,浪漫主义时期,自1820年到1920年。产生的音乐家多为我们所熟悉,创作的作品被演奏的次数最多。代表音乐家:贝多芬、舒伯特、柏辽兹、肖邦、门德尔松、舒曼、威尔地、瓦格纳、比才、勃拉姆斯、柴可夫斯基、约翰.斯特劳斯、德沃夏克、圣桑等等,浪漫主义时期的作品注重抒情性,写作方法也突破原来的框架,大胆而富有想象力,管线乐队编制较以前更加扩大。自己总结的,有点乱。 古典音乐风格是什么 这种风格的基本特征是采用主调和声织体和更简化与更“ 自然 ”的旋律(这在当时被称为“华丽风格”)。这种风格还可以包括结构的方整性,结构内部(乐章间或乐章内)的更大的对比,力度等级的渐变,节奏轮廓更加清晰,和声语汇简化,和声节奏放慢等等。在1730年前后这种新风格也出现在义大利的器乐作品中,特别是节奏复杂化和旋律装饰化的倾向在德国的情感风格的键盘乐器的作品中达到了高峰。此外,早期古典主义音乐还包括了以法国音乐为主的洛可可风格,这种高度装饰化的宫廷风格与当时的义大利和德国音乐相比带有更多的巴洛克遗风。 fusion这种音乐风格是怎样的? 就是爵士乐啦! 爵士乐的起源、含义: 爵士乐成形时间是19世纪末、20世纪初。公认的发祥地是美国南部路易斯安那州的一个亚热带城市―新奥尔良。 在众多流行音乐中,爵士乐是出现最早并且是在世界上影响较广的一个乐种,爵士乐实际就是美国的民间音乐。欧洲教堂音乐、美国黑人小提琴和班卓传统音乐融合非洲吟唱及美国黑人劳动号子形成了最初的"民间蓝调","拉格泰姆"和"民间蓝调"构成了早期的爵士乐。 从17-18世纪西方殖民主义者,将大批非洲黑人贩卖到美洲,成为那里白人的奴隶之后,他们被强迫劳动、受尽折磨。在田间、在劳动之余,黑奴 们怀念故乡和亲人,常常唱一种哀歌,以表达他们痛苦的心声。这种音乐也渗透在一些宗教 歌曲中。由于蓝色在美国人民中,被看作是忧郁的色彩,这种悲哀的歌曲,也就统称之为Blues(蓝色)。中国音译之为"布鲁斯"。我们常常从美国音乐作品中发现带有Blues的曲名,如《蓝色狂想曲》、《蓝色的探戈》、《蓝色的爱情》等。 爵士乐的另一个起源,是来自一种叫"拉格泰姆"的钢琴音乐。"拉格泰姆"是Ragtime这 个词的音译。词意是"参差不齐的拍子"。故又称为"散拍乐"。它也是从非洲民间音乐发 展而成。19世纪末,一个名叫司科特·乔普林(Scott Joplin,1869-1917)的黑人钢琴手,创造了一种新风格的钢琴音乐:右手高音声部演奏切分音节奏很特别的主旋律或琶音。一般 4/4拍乐曲,一、三拍为强拍,二、四拍为弱拍,而他在高音声部每一拍半、 即三个八分音符时,就出现一次强音,而左手则是规律地演奏由四分音符轻重音组成的节奏, 一、三拍为低音强拍,二、四拍为和弦、弱拍。这样左右手形成交错的节拍,使音乐带有 幽默、欢乐、活泼的情趣,由于这一创造,乔普林被人们誉为"拉格泰姆之王"。 有人说Jazz这个词,是从非洲土语Jaiza演变而来。这个词原意思是"加快击鼓";另一种说法是:早年新奥尔良有位乐手名叫Jasper,大家叫惯了,都叫他Jas,后来一传再传,就变 成了Jazz了;还有人说Jazz这个词是由Chaz这个词演变而来的。 早期的黑人爵士乐师多不识谱,演奏时只是凭著灵感,对所熟悉的曲调自由地进行变化。 所以带有很强的即兴性质。由于人数不多,三五个乐手经常在一起合作,时间久了,彼此之间也就自然地形成一种默契。 1923年冬天,纽约"皇宫乐队" 领班保罗·怀特曼找到作曲家格什温,说他想举办一次别出心裁的音乐会,其中有一个能让 听众大吃一惊的压轴节目,就是把爵士乐和交响乐揉合在一起,格什温是一位音乐革新者,他从1924年元月开始动笔,仅仅花了 一个星期的时间就完成了。由于里面主要用的是"布鲁斯音阶"和小三度、纯五度、小六度 构成的七和弦,故将所作曲子取名为《布鲁斯狂想曲》(Rhapsody in Blue),在我国译作《蓝色狂想曲》。这次演出大获成功。从此,爵士乐受到严肃音乐家及知识阶层的重现,许多作曲家也竟相效仿,创作了许多爵士风格的音乐作品,如美国的一些音乐剧,兴德米特的《舞蹈组曲》、斯特拉文斯基的《黑色协奏曲》等,都运用了爵士音乐的素材和节奏。 爵士乐音乐的特点: (1)从大音阶来讲,它的第三级(Mi)音和第七级(Si)音经常是降低一些(平时讲是降半音,实际上不到半音)。有时第五级(Sol)音也降半音。这些降音还常辅以滑音和颤音,因而更加强了歌曲忧郁、悲伤的色彩;由于有以上这些特点,按这种方法形成的音阶,人们称之为"布鲁斯音阶"。 (2)旋律中多用切分节奏和三连音,形成轻重音颠倒; (3)节奏多为双拍,通常为4/4拍,也有部分是2/4拍 ; (4)从歌词、曲调结构上讲,布鲁斯多采用对称的、带音韵的两行词。第一句重复一遍。每段曲调12小节,每句4小节,从而形成:‖∶ A ∶‖+B三句的固式曲式结构 (5)和弦常用主和弦(Ⅰ)、属和弦(Ⅴ)和下属和弦。(Ⅳ),因此,和声听起来很和谐,而且朴素。 其他特点因素: 爵士乐的演唱利用无意义的“衬词”在即兴的规则下形成了风格独特爵士唱法。 爵士乐的切分节奏复杂多样,特别是跨小节的连续切分经常将原有的节奏整小节移位,造成一种飘忽不定的游移感。 原来的4/4拍节奏经改变后变成了3/16拍。 爵士乐的旋律经常采用布鲁斯音阶( 1 2 b3 3 4 5 6 b7 7 )来形成它的特点,有时还在布鲁斯音阶的基础上增加#4和其他一些变化音,使其变得更加丰富多彩 。 爵士乐的和声比流行音乐和声要复杂得多,它以七和弦为基础,并且大量的运用扩充套件音(如:9音、11音、13音)和替代和弦,有时还经常出现连续的下行纯五度副属和弦进行,使其呈现出丰富多彩的和声效果。 即兴是爵士乐手(或歌手)必练的演奏(或演唱)技巧之一 。 爵士乐的一些变化分支: 早期爵士乐 早期的爵士乐(1900—1917)曲目有32小节、4乐句的AABA流行歌曲式的曲调;有4乐节、两个调的拉格泰姆曲调;还有12小结的器乐布鲁斯曲调。拉格泰姆乐曲的和声节奏倾向于比另两种更快的速度。布鲁斯乐曲的和声节奏最慢,但它的独奏旋律线的变音转调较多,起音不一,音高变化也不少。早期歌曲曲目中也有很多以“布鲁斯”作名称,而实际上是流行歌曲或别的什么同源形式。 早期爵士乐队的设定平均为8位乐师。在新奥尔良风格爵士乐队的固定形式上增加了两件乐器。有时添一支短号和一件节奏乐器,有时加一把小提琴为领奏。在演奏过程中,乐队的每个成员,不仅仅是独奏者,都要做即兴演奏。彼此之间自发的互相谦让与合作,只受和弦进行结构的限制,这种新的声音在20世纪初期任何听众以下就能辨认的出,它就是“爵士乐”。 自由爵士 自由爵士产生于60年代,这种全新的音乐刚一出现,就深受广大爵士音乐家和爵士乐迷的喜爱。 自由爵士不同于以往爵士乐,在和声、旋律方面没有太多的限制,演奏者在演奏过程中可以自由、大胆、随心所欲的发挥。自由爵士具有全新的节奏概念,节拍、对称性被统统打乱,同时,它也强调音乐本身的强度与张力,加入大量的不谐和音,把非洲、印度、日本、及阿拉伯等不同的音乐融合到了一起,采用了印度的西塔尔琴、塔布拉双鼓、扩音拇指钢琴、警笛和大量的电子装置及打击乐器,因此,有些自由爵士乐队看上去就象一支非爵士的先锋派乐队。 摇摆乐 二十年代末,美国出现大萧条,爵士乐也随之流行于一些秘密酒店、酒吧、妓院等场所,致使出现了一些更适合跳舞的爵士乐队——摇摆乐大乐队。最早出现的摇摆乐队是Fletcher Henderson(费莱切·汉德森)的大乐队,但使摇摆乐真正确立乐坛的要算是1935年Benny Goodman(本尼·古德曼)大乐队的成功,直到1946年大乐队时代结束为止,摇摆乐一直是流行乐坛上一支重要的力量。摇摆乐不同于早期的爵士乐,在演奏过程中不太注重合奏,反而更加强调独奏。个人的即兴主要以旋律为基础,与以前的演奏相比,这更具有冒险性。 这时期许多爵士艺术家经常与一些欧洲经典乐艺术家一起交流、探讨、相互借鉴,所以在摇摆乐中你也可以听到贝多芬、勃拉姆斯的回响。 摇摆乐继承了早期爵士乐的一些传统,同时也开辟了个人表演的新领域,许多大乐队的乐手后来都成为爵士巨星。 Cool爵士 1950年,Miles Davis九人小组推出的专辑《The Birth of The Cool》,标志著Cool爵士的产 生。 Cool爵士选用的音调是轻柔的、淡雅的,音质柔和干爽。独奏中,带给你一种柔和舒缓、克制的感觉。其重奏部分微妙深奥,有时让你联想起欧州经典室内乐。Cool爵士虽然也揉进了Bop的音调、旋律与和声的优势,但是比Bop的即兴演奏更舒缓平滑,音色更加和谐,与Bop相比,Cool爵士乐经常突出体现一种松弛感,而没有Bop那么强的内在张力。 Cool爵士鼓手也更加安静,不干扰其他音色,总而言之,Cool爵士风格是节制的,“点到为止”,这正是为什么其乐迷称之为“Cool”的原因。 Fusion 二十世纪七十年代,Fusion音乐渐渐发展起来,它的最初定义实际上是一种融合了爵士乐即兴和摇滚乐节奏的音乐。然而随着流行音乐、节奏布鲁斯以及各种音乐形式在世界乐坛逐渐繁荣,Fusion音乐又将这些音乐风格加以借鉴,我们现在所熟悉的Fusion音乐,其实已经成为一种冠有爵士乐名称的混合型音乐。 Regtime Regtime(拉格泰姆)爵士乐融合了欧洲古典音乐和欧洲军乐的特点而产生的。他打乱了古典音乐中严格的节拍规律,有演奏者掌握节奏的迟缓。乐曲的进行通常是起奏延缓,随即强调音节,这种风格在当时的钢琴演奏中极为常见。Regtime爵士乐在二十世纪出的十五年中非常盛行,虽然这种风格对爵士乐的形式具有非常重大的影响但是因为 它缺乏Blues的感觉和没有即兴感觉,所以并不能称之为真正的爵士乐。 Bebop “Bebop”一词源出自爵士音乐家在练声或哼唱器乐旋律时发出的毫无词义的音节(或无意义的狂喊乱叫)。比波普的乐句经常在末尾以一个很有特色的“长一短”音型突然结束,而这个节奏又常被哼唱成“里波普”或“比波普”。这个词初次出现在印刷品上是作为吉列斯匹6人乐队于1945年在纽约录制的唱片曲名–《咸花生Bebop》。 Bebop发展于摇摆时代次中音萨克斯手Lester Young和Don Byas钢琴手Art Tatum和Nat Cole, 小号手Roy Eldgridge, 巴锡伯爵的节奏乐器组,还有Charlie parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, miles Davis和Bud Powell。 Bebop音乐通常由3至6人组成的小型爵士乐队演奏。他们不用乐谱,这一点正是他们用来对抗摇摆乐使用改编乐谱的准则。演奏的程式是先把旋律完整地演奏一次(如果是12小节的布鲁斯则演奏两次),接下来是在节奏组(一般是钢琴、低音提琴和鼓)伴奏下的几段即兴独奏叠句,再重复第一叠句的旋律结束全曲。节奏组自始至终重复著全曲的和声音型(包括变化音型),以保持乐曲的结构。 古埃及的音乐风格是怎样的 具有传统非洲音乐的特色,体现了苍茫的感觉,音乐风格你去听埃及王子这部电影的插曲和电影场景就能深刻感受到了
古典主义时期音乐有哪些特点?
古典主义时期音乐,总体特征是主调风格为主导,音乐语言精炼、朴素、亲切,形式结构明晰、匀称,音乐中的矛盾冲突得以加强并深化。18世纪新风格构成的要素,可以有以下几个方面:旋律追求优美动人的气质,倾向于整齐对称的方整性乐句结构,与市民舞蹈及民间音调及舞蹈节奏的联系更为紧密。调性、和声的安排上升为结构作品的重要因素,段落或乐章有更加明确的终止式,简洁的和声风格;从短小动机孕育出丰富乐思的技巧,乐章中主题间的对比变化,通奏低音逐渐被明确的乐器记谱所替代,表达作曲家对乐器音色更为细致的感受,常用的题材是奏鸣曲、协奏曲、交响曲和四重奏等。扩展资料:古典主义内涵:所谓古典的,准确地说,原是指古希腊和古罗马的经典的古代,那是西方文明两个伟大的时期。多少个世纪过去了,人们回顾往昔,而且企图借鉴那个时代的文化精华。在文艺复兴时期,人们已经这么做了,巴洛克初期亦然,但一直到十八世纪中叶才真正开始重新发现古典。特别是考古的发现,展现了一幅简朴、宏伟、宁静、有力、优雅的画面,这在新发掘出来的古希腊和南部意大利的神庙中十分典型。参考资料来源:百度百科-古典主义音乐
古典主义音乐的特点是什么?
理智和情感的高度统一。强调情绪对比与矛盾冲突,在一个乐章甚至主题内部有不同性质的因素。旋律流畅朴素,带有民族风格,结构平衡对称,句法清晰。乐队标准化,形成四个大组。交响乐,协奏曲,弦乐四重奏三个形式确立,其中,奏鸣曲被广泛使用。
节奏灵活多变,意外的停顿,拍子的转换,人为改变节拍重音等手法使音乐富有推动力和戏剧性。以主调织体为主,织体常常改变,造成丰富的层次变化。力度幅度变化大,渐强渐落造成微妙的情绪变化,极强极弱的忽然出现时常用手段。
古典主义音乐的构成要素为:旋律追求优美动人的气质,倾向于整齐对称的方整性乐句结构,与市民舞蹈及民间音调及舞蹈节奏的联系更为紧密;调性、和声的安排上升为结构作品的重要因素,段落或乐章有更加明确的终止式,简洁的和声风格。
古典主义时期的音乐风格分为:洛可可风格和华丽风格。洛可可风格讲究严格对位、精心构思,浓墨重彩让位于优美、纤细的精雕细琢,尤其在键盘乐中发挥得淋漓尽致。华丽风格包括明晰的织体、常用带终止式的周期性乐句,随着装饰的旋律,简单的和声,不协和的自由处理。
古典主义时期的音乐有什么代表人物和作品?
古典主义”时期(Classicism
Ages)是指大约1750年开始至1827年贝多芬逝世为止这一时期的音乐。
古典主义的萌芽,发生在巴洛克时代的意大利。后来由于在维也纳出现了海顿、莫扎特和贝多芬三人,借此古典主义音乐便得以形成。因此,音乐方面的“古典乐派”实际上指的是“维也纳古典乐派”。古典主义艺术,首先发生在文艺领域中,它以恢复希腊、罗马的古典艺术为目的,注重形式上的匀称和谐调,主要放眼于追求客观的美。文艺复兴以后在意大利兴起的主调形式的新音乐,以贵族社会为背景,在德意志和奥地利各地繁荣昌盛起来,其初期有三个主要乐派:一是以音乐大师巴赫的次子卡·菲·埃·巴赫为中心的柏林乐派;二是以约翰·施塔密茨(Johann
Stamitz,1717-1757年)为中心的曼海姆乐派。三是以瓦根扎尔及蒙恩为中心的早期维也纳乐派。
在古典派音乐中,虽然歌剧也是一个重要部分,但从整体来看,古典派音乐的特色在于器乐,特别是奏鸣曲和交响曲形式的音乐。曼海姆乐派的室内乐和交响乐不仅对维也纳乐派产生了影响,而且对波恩时代的少年贝多芬也给予了直接的影响。
奏鸣曲形式是古典乐派音乐中极有代表性的形式。那就是在呈示部中有第一、第二主题的对比,中间出现发展部,然后继以两个主题反复的再现部。曼海姆乐派当时已经具有了相当完整的这种形式。在交响乐形式中加入小步舞曲乐章的也是曼海姆乐派,在他们的交响乐配器中,木管乐器也采用了双管编制。莫扎特在自己的交响乐中加用单簧管这一乐器,也是在曼海姆听到他们的乐队的演奏之后学来的。
代表人物:
德国作曲家路德维希·凡·贝多芬(Ludwig
van
Beethoven,1770-1827)
奥地利作曲家约瑟夫·海顿(J.Joseph
Haydn,1732~1809)
奥地利作曲家沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特(Wolfgang
Amadeus
Mozart,1756~1791)
时期发展:
当欧洲音乐进入古典时期后,也就是在1750年巴赫逝世后,欧洲复调后继无人,乐风转向简洁实用的主调,那时候,出现了三位音乐大师:“乐圣”贝多芬,“神童”莫扎特,以及“交响乐之父”之称的海顿!音乐的主题也从延续几个世纪的宗教音乐,逐渐变成富有丰富哲理内涵的古典音乐!在1827年贝多芬逝世后,结束了严谨的古典主义时期。当时的欧洲正在接受浪漫主义的洗礼,当时的作曲家把作曲当作抒发内心情感的手段,对音乐的审美也有了进一步的发展,产生了炫技等音乐表现手法!如当时的帕格尼尼,李斯特等就是那时红极一时的演奏家!音乐表现,风格也日趋丰富,出现了一些以民族音乐语言进行创作的民族作曲家,如芬兰的西贝柳斯,挪威的格里格,俄罗斯的五人强力集团等,都是民族乐派的伟大作曲家~
因为这一时期的三位代表性人物:海顿,莫扎特,贝多芬的生活与创作主要都在维也纳,因此又被称为“维也纳古典乐派”或“维也纳古典主义音乐”。此时期作家中,莫扎特的小夜曲、嬉游曲等都很具亲和力。海顿的第一、二号大提琴协奏曲也会是很适合入门者欣赏的曲目。至于贝多芬的作品,轰轰烈烈的音响俯手可得,个人比较欣赏他的小提琴奏鸣曲《春》、钢琴奏鸣曲《悲怆》、《热情》、《月光》。
古典主义音乐有什么主要特征?
这一时期音乐的整体风格特征主要表现在一下七个方面:1、音乐从教堂步入宫廷,并逐步走向社会,走向民众。2、音乐创作不再以巴罗克时期的复调手法为主,采用的是主调音乐形式,加强了旋律与和声的对应,建立起“主—下属—属—主”的功能和声进行。3、确立曲式分段式结构原则,旋律不再采用巴罗克时期延绵不断、扩充的音型,而是以短小对称的2、4小节(也有3、5、6小节)为基本单位形成方整型乐句结构。音乐呈现出优美、简单、均衡的特征。4、主题动机式发展,以主题间的对比取代巴罗克时期单一主题的模进发展。5、“通奏低音”被明确的乐器记谱取代,使作曲家对乐器音色的体验更明晰。6、追求客观的美,描绘自然界中的人挣脱对教堂中的神、宫廷中的君主的依恋,拓宽了音乐的表现范围和表现力。7、音乐的重心移到新型的器乐体裁——交响曲、协奏曲、奏鸣曲、四重奏上。以上这些变化对欧洲音乐的发展都具有深远的影响。古典主义时期音乐的类型主要世俗化,专业化,定向化。
新古典主义代表作曲家有( )
新古典主义代表作曲家有奥涅格、欣德米特、巴托克、科达伊、拉韦尔等。1、奥涅格康涅格,生于1892年3月10日,于1955年11月27日离世,出生于法国瑞士。大部份时间生活于巴黎,是法国六人团的成员,其最著名作品是模仿蒸气车头声音的管弦乐交响乐章“太平洋 231”。2、欣德米特保罗·欣德米特,德国出生的作曲家。欣德米特是一位多才多艺的音乐家,事业涉及作曲、理论、演奏、教学、指挥等多个领域,并作有各种体裁和各种风格的大量作品。虽然他的音乐无一例外地具有鲜明的当代风格,但他仍因巴洛克晚期对位音乐的影响而经常被归入新古典主义一派。3、巴托克巴托克·贝拉·维克托·亚诺什,简称巴托克。生于1881年3月25日,去世于1945年9月26日,出生在匈牙利的纳吉圣米克洛斯(今罗马尼亚境内),是二十世纪最伟大的作曲家。4、科达伊科达伊,匈牙利作曲家、民族音乐学家,音乐教育家。20世纪匈牙利现代音乐家有国际声誉的最重要的两个代表人物是巴托克和科达伊。他们不仅在发掘匈牙利民间音乐宝藏方面作出了卓越贡献。5、拉韦尔莫里斯·拉威尔,出生于比利牛斯西布恩小镇,是法国著名作曲家、印象派作曲家的最杰出代表之一。作品有钢琴组曲《镜》和《夜之幽灵》,管弦乐曲《圆舞曲》、《博莱罗》、《丑角的晨曲》、《海上孤舟》、《鹅妈妈》、《高雅而伤感的圆舞曲》和《西班牙狂想曲》,独幕喜歌剧《西班牙时光》等。
新古典主义代表作曲家有
新古典主义是一种对古典主义音乐的复兴,将现代的技巧与传统的和声结构相结合。在这个风格中,有许多杰出的作曲家,其中最著名的包括Stravinsky, Hindemith和Barber。
伊戈尔·斯特拉文斯基是新古典主义的代表人物之一。他的作品具有独具一格的节奏模式和褒扬的旋律,这使他成为20世纪最具影响力的作曲家之一。在他的许多作品中,包括《春之祭》和《火鸟》等,他运用了强烈的韵律感和跳跃的音调来创造戏剧性的效果。
保罗·亨德米特是另一个新古典主义的代表作曲家。他的音乐具有强烈的节奏与和声感,常常与古典主义相结合,以形成具有现代感的音乐风格。例如,他的《钢琴协奏曲》具有立体的和弦运用和对比鲜明的乐章结构,使之成为古典主义音乐的现代化体现。
另一个富有创造力的新古典主义作曲家是Samuel Barber,他获得了许多殊荣,包括普利策奖。他的音乐具有浪漫主义风格但又充满了现代感。他的作品包括《阿达吉奥》和《冬季的早晨》等,这些作品是古典主义和浪漫主义风格的典范,也是新古典主义的杰出代表之一。
总的来说,新古典主义音乐是20世纪最具影响力和重要的音乐风格之一。它将古典主义音乐的传统与现代音乐技巧相结合,成为古典音乐和现代音乐之间的过渡期代表。斯特拉文斯基、亨德米特和Barber等伟大的作曲家在这一时期的作品中留下了不可磨灭的印记。
古典主义音乐的发展历程
古典主义音乐的发展经历了一个漫长的过程,到如今,古典主义音乐已经有着不可撼动的地位。下面就跟随我的步伐一起来了解一下古典主义音乐的发展历程吧! 古典主义音乐的发展历程:歌剧兴起 音乐语言变革之所以发生,主要原因是新思潮的出现,即启蒙运动。十八世纪早期这个重大的变动已出现于哲学以及像英国的牛顿、法国的笛卡儿那样的科学发现的觉醒,理性与人道的观点受到重视,神秘与迷信逐渐褪色。启蒙运动的目标之一就是要将文学艺术普及到普通的男女中间去,使中等阶级也可分享过去只有贵族才能享受到的东西,艺术应该充实和丰富人们的生活。因此我们发现在十八世纪初期,歌剧这一形式不仅是专供私人宅邸演出和仅用意大利语言,而且也向公众开放并用各个国家的民族语言。 在法国出现了喜歌剧(opera comique),歌曲与对白穿插进行,故事情节是老百姓日常生活中所发生的事。十八世纪二十年代喜歌剧已在巴黎集市的场子上演出。比之宫廷歌剧来,它的内容更适合人民大众的口味。在英国,十八世纪三十年代开始,贵族们尚在欣赏意大利歌剧,中产阶级却喜欢带有对白的、曲调质朴动听的轻型歌剧,此种情况不仅发生在伦敦,而且遍及全国各地。此种类型的歌剧在十八世纪中期经译成德语后在德国的柏林及汉堡等地上演,促进了产生德国自己民族形式的此类歌剧,即歌唱剧(Singspiel)。就是在歌剧的故乡意大利,十八世纪初已出现用地方语言的喜歌剧,如在威尼斯、那不勒斯等地。此类歌剧所用题材接近人们的日常生活,曲调动听;相形之下,取材古代或神话中的故事和人物就显得不易理解,其音乐也较乏味。 古典主义音乐的发展历程:乐器传播 歌剧并不是唯一显示文化艺术发展进程的体裁。与此同时,音乐的印刷出版业建立起来了,人民大众可以购买乐谱在家歌唱或演奏,乐器制造业也由于新技术的发展而蓬勃兴起。年轻姑娘能演奏羽管键琴或钢琴是有教养的重要标志。男士们则演奏长笛、小提琴或其他业余性质的乐器。十八世纪时出了许多为家庭用的乐器演奏教材。作曲家们也为家庭使用的目的而创作乐曲,它们在演奏技术上虽较简单而易于掌握,却仍然优美动听,演奏起来饶有兴味。这就是上述引起风格转变的原因,转向更有规律的和旋律的风格。人们在家里尝试着唱他们在公共娱乐场所听到的歌曲,“流行歌曲”歌集的刊印应运而生,这些歌曲选自上演的歌剧(在伦敦也有在著名的游乐园中演唱的),它们对音乐爱好者来说是印象新鲜的。 古典主义音乐的发展历程:音乐会流行 十八世纪时音乐会的活动已经开始。以前,器乐曲主要在宫廷或上流社会人物的家庭中表演,在当时出现了全新的局面,人们(通常是既有音乐爱好者又有专业音乐工作者)集合在一起举行音乐会,娱乐自己(有的赖以为生)和款待前来的听众。在较大的城市里从事音乐的专业人员很多,伦敦和巴黎首先兴办定期的管弦乐队音乐会,其他城市很快效仿。宫廷乐队也常举行售票的音乐会。特别是在十八世纪后期,音乐会的活动迅速发展。杰出的演奏家从一个城市到一个城市举行巡回演出。当地有名的艺术家也举行年度的“慈善’音乐会(演员仍然能拿到报酬)。管弦乐队这一团体组织日益成形,音乐会向公众开放当时是一件新鲜事。 古典主义音乐的发展历程:新一代作曲家诞生 为适应此种需要,作曲手法亦需更新,要求乐曲有更为逻辑和清晰的形式,以吸引听众的注意力和兴趣。适应这一时代形势的要求,新一代的作曲家从此兴起,其中的三巨头是海顿,莫扎特和贝多芬。这就是所谓维也纳古典乐派。 海顿、莫扎特、贝多芬三人都在十八世纪八十年代到十九世纪二十年代在维也纳活动,他们之间互有影响。他们都是运用奏鸣曲形式的大师,写出了奏鸣曲、交响曲、四重奏这类体裁的不朽佳作;他们也都致力于主题的展开以及利用调性的配置来给抽象的形式注入细致微妙的表情。
古典主义时期的音乐家
问题一:请简述古典主义时期音乐的特点,列举出这一时期的代表音乐家及其主要作品。 “古典主义”时期(Classici *** Ages)是指大约1750年开始至1827年贝多芬逝世为止这一时期的音乐。古典派音乐的特色在于器乐,特别是奏鸣曲和交响曲形式的音乐。沃尔夫冈・阿玛多伊斯・莫扎特(德语:Wolfgang Amadeus Mozart,1756年1月27日-1791年12月5日),出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡,是欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一。35岁便英年早逝的莫扎特,留下的重要作品总括当时所有的音乐类型。在钢琴和小提琴相关的创作,他无疑是一个天份极高的艺术家,谱出的协奏曲、交响曲、奏鸣曲、小夜曲、嬉游曲等等成为后来古典音乐的主要形式,他同时也是歌剧方面的专家。莫扎特的主要创作领域是歌剧。他一生的36年中,有25年在从事歌剧创作,共写了22部。其中《费加罗的婚姻》、《唐璜》和《魔笛》最具代表性。协奏曲方面,《A大调单簧管协奏曲》也很突出,《长笛竖琴协奏曲》等。 莫扎特最有代表性的交响曲有7部。其中《第三十一交响曲》(《巴黎》)是为当时欧洲最杰出的交响乐团之一的巴黎交响乐团谱写的,具有巴黎的音乐风格和丰富的音响,《第三十五交响曲》(《哈夫纳》)实际上是一首小夜曲,《第三十八交响曲》(《布拉格》)常被人们称作“没有小步舞曲的交响曲”,它只有3个乐章,不再是对意大利交响曲的风格模仿,而是一部地道的维也纳交响曲,《第三十六交响曲》(《林茨》)反映了莫扎特受海顿交响曲创作的影响。 莫扎特的最后3部交响曲──降E大调、g小调和C大调交响曲是他最优秀的交响乐作品。它们都写于1788年6~8月埂6个星期之内。人们通常将它们划归为一个组,但三者之间各有其特点:降E大调《第三十九交响曲》明朗愉快,充满了诗意;g小调《第四十交响曲》富有戏剧性,有海顿式的乐观主义情绪,但在技法上又完全不同于海顿,被称为莫扎特的“英雄”交响曲;C大调《第四十一交响曲》(通常被称为《朱庇特》)宏伟豪迈,乐观向上,预示了L.van贝多芬的英雄交响曲的出现。 莫扎特的交响曲(尤其最后3首),是贝多芬之前的全部交响曲创作的最高成就。
问题二:古典主义时期音乐的介绍 这是我的一篇文章,原来写给一位小朋友。你可以参考。
大家常说的西洋古典音乐是什么?回答这个问题要从这个名词中找答案。首先,是“西洋”的。指哪里?这里指的的是欧洲。然后就是“古典”。古典是什么?它包括两个意思:一是“古”、二是“典”。古是说很早以前的时间,典是指往世先贤制定的规矩,此处指的是乐理。由此便知道西洋古典是源自欧洲的、按照他们那里以前的大音乐家指定的乐理所创作的音乐。
知道了这个意思,下边的问题就是:那么西洋古典音乐都是按照这个乐理创作的,岂不都是一个模式?这个问题如何回答呢?应该说,有相同,也有区别。古典音乐问世以来,经历了很长的时间,一直在发展中。音乐不同的发展时期,会形成各种风格。好象中国的书法,商朝有甲骨文、周朝有金文(刻在青铜上的字)、春秋的篆、汉朝的隶书。他们都不一样吧?但是,也都有一样的地方。因为后来的是在前边的基础上发展来的。音乐也一样,也有不同的发展阶段。
为了描述音乐的各个发展阶段,人们就要给各个阶段起个名字。这些个名字怎样起?于是,研究音乐史的人就根据各个时期的音乐风格的特点来给每个阶段起名字。
第一阶段:最早期的音乐很多是口耳相传,没有记录。就好象妈妈教孩子唱歌。因为没有乐谱记录,所以大家对那时侯的音乐了解太少了。那个时候欧洲大约处在中世纪。所以学者们就管那个时期的音乐叫“中世纪音乐”。那个时期保留下来的音乐都是为了宗教仪式服务的。说实话,有些很不好听。宗教势力很强大。大主教们仅仅追求仪式的神圣感和宗教的不可挑战性,认为音乐应该给上帝和神仙听。我们人爱听不爱听没关系。所以,音乐很压抑,甚至有些恐怖。
第二阶段:音乐发展了。中世纪宗教的音乐不太好听,于是大家要求别光想着上帝和神仙爱听,也要考虑人的感觉。要让人和上帝都爱听。这个时期正处在各种文艺形式(包括音乐)从为神仙服务发展成为人服务的时期,这个时期叫文艺复兴时期。所以,学者们就给这个时期的音乐起名为“文艺复兴”时期的音乐。这个时期的音乐出现了很多大家平时唱的歌、跳舞的伴奏。很好听。那宗教音乐还有人听吗?以前那种压抑人性的音乐没人听了。那教堂里没有音乐还得了?有。只不过是改造了。音乐家把自己对上帝的敬畏感加到音乐里,写出了很多恢弘庞大的音乐作品。需要很多人一起唱。为了让大家都愿意唱,这些音乐就必须好听,有亲近感。这种大家都熟悉的日常音乐,叫世俗音乐。世俗音乐进入乐坛,和宗教音乐一起流行起来,是这个时期的特征。这是一种解放。所以,乐器大发展。
第三阶段:巴洛克时期音乐。为什么叫巴洛克?没有一个大家都同意的解释。但是,巴洛克是个外国词,有花哨,精致和夸张的意思。在文艺复兴时期,乐器大发展。那么多乐器一起演奏,有的好听,有的不好听。到了巴洛克时期,音乐家通过长期的积累,发现了一些美的规则:遵守这些规则的音乐就好听;否则就难听。比如,开始和结尾的规则、 *** 的规则、配器的规则等都是这个时期发现的。为了追求和显现规则,音乐家精益求精,不厌其繁。结果使得音乐非常的华丽和烦琐。这个时期的音乐追求的是形式美,就是宗教音乐也遵循美的原则。我们要记住一个名字:巴赫。他是这个时期的大神级的音乐家。发明了很多规则。亨德尔,他的音乐光辉明亮。他还为教堂写歌剧,叫神剧。
第四阶段:巴洛克时代的后期,音乐的发展进入了空前大的规模。有时几百个人一起演奏。音乐家总结出一种最合理的演奏形式。非常工整,但不过分华丽。音乐规则变成熟了、稳定了。音乐家驾御这些规则的技巧更高明了。有一个大音乐家叫海顿。他把很多乐器非常巧妙的组合起来,按照一定格式演奏。于是,现代交响乐诞生了。这个演形式被......>>
问题三:古典主义音乐时期的三位著名作曲家? 古典主义早期:法兰兹 约瑟夫 海顿
古典主义中期:沃夫冈 阿玛迪斯 莫扎特
古典主义晚期:路德维希 冯 贝多芬
另外,约翰 塞巴斯蒂安 巴赫 是巴洛克时期作曲家
问题四:古典主义音乐时期的音乐家的音乐特点及现实意义 维也纳古典主义,是以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的乐派。它的出现,标志着音乐史的一个新的开端。它产生的大致时间是从1775年到1820年。18世纪的欧洲正是一个启蒙的时代,启蒙运动的思想对整个社会的制度、性质等都产生了根本性的影响。[2]欧洲社会世袭的君主制度被推翻了,取而代之的是共和民主的社会;天授人权的宗教思想变成了人的思想行为的自由;世界的不可知性变成了用理性来认识世界、解释世界。这一时期历史的巨大进步深刻地影响了当时的艺术创作,使这一时期的艺术在艺术史上形成了自己的特点。古典主义音乐正是这一深刻社会变革的反映。
一、旋律的特点
古典主义旋律的重要特点之一是 “令人愉快的变化”,这符合启蒙运动的思想。它要求简洁和清晰,而不是巴洛克复杂和过分装饰的旋律线条。 所谓“自然的”旋律是指:简单、歌唱性的旋律伴随着清晰的句子,以及很好掌握的平行和平衡的旋律,它有“均衡的乐句和终止式”。
巴洛克音乐,如巴赫的D大调组曲No.3,听众们也许会忍受它严格而坦率的伽伏特舞曲,但不会被它优美的曲调所打动,它优雅的木管乐旋律和极大的长度让听众产生完全“不自然”的印象。
因此古典主义时期的作曲家将曲调转移到了接近民歌和流行音乐的风格。海顿的音乐中有流行音乐曲调的成分,这个曲调可以追溯到克罗地亚的民歌旋律,也许海顿在孩童时代听过它。短的曲调或更常见的、吸引人的小的句子,这些很容易发展成曲调的成分――在古典主义交响乐、弦乐四重奏和其他的作品中一遍又一遍地被听到。
二、节奏的变化
巴洛克和古典时期最引人注目的变化就是节奏。在这一领域中“令人愉快的变化”的艺术思想占据着统治地位。巴洛克不变的节奏被认为是沉闷的、明显的和令人厌烦的;古典主义音乐的节奏是高度灵活的,在一个单一乐章中,速度和拍子始终保持不变,但是各种主题的节奏以明显的和细微的方式变化着。例如,在莫扎特G小调交响曲的第一乐章中第一个主题几乎完全是以4分音符和8分音符进行着,然而第二个主题以更长的音符和更短的音符标记着――2分音符加符点和16分音符。
听众希望音乐有变化,作曲家精练主题和其它音乐段落之间的节奏变化,使变化听起来不仅仅是变化――它们听起来像真正的对比。音乐可以逐渐增强和减弱它的节奏能量,通过突然的停止、从起始点突然向前迫近或平稳和圆滑的音乐进行来达到这一目的。所有这些表明古典主义音乐是不可预言的,更有趣的和更让人兴奋的。
三、主调音乐的结构
古典主义时期占统治地位的结构是主调音乐。旋律伴随着以 *** 形式出现的率直的和声伴奏,没有对位法,也没有低音旋律线条,这种更清晰的旋律听上去更加符合古典主义“自然的”原则。
一个单一安静的 *** 被中提琴重组和重复着;最简单的低音在下面支撑着;在它们所有这些上面,是小提琴悲哀的旋律――这种简单、尖锐的两极分化的形式是古典主义时期音乐结构的典型。
主调音乐并不仅仅是反对沉重而复杂的巴罗克对位法,它同时体现出了丰富的情感。当作曲家们发现他们不用经常为旋律写作其他对位声部时,他们发现能够用更“令人愉快的变化”处理音乐的其他元素。尤其是,对和声新的敏感性为满足他们自己的目的而建立起来。
四、管弦乐队音色的丰富和完善
古典主义时期的作曲家也在音色方面投入越来越多的注意力。古典管弦乐队的出现代表了音色方面的最清晰的设计。这一时期管弦乐队的标准化形成了后来交响乐管弦乐队的基础。
古典管弦乐队的基础仍然是巴洛克时期的一组弦乐乐器:被分为两组的小提琴,第一小提琴和第二小提琴;中提琴和大提琴,和一些低音乐器在......>>
问题五:贝多芬时期有哪些大音乐家??? 西方音乐史被分为古罗马时的音乐、巴洛克时期、古典时期和浪漫主义时期,然后就是20世纪音乐
贝多芬是古典时期的作曲家
那么古典时期最著名的音乐家就有三位 :海顿 莫扎特 贝多芬
我本科是音乐学专业 现在读研 研究西方音乐史
问题六:古典主义时期的介绍 古典主义时期是西方音乐史的第五个分期,是从1750―1820年,包括前古典主义和维也纳古典主义乐派。
问题七:古典主义时期的音乐特点怎样?请例举古典主义时期音乐家,并说出国籍和代表作? “古典主义”是一个相当不明确的词,它有几种不同而又相关的含义。一种不很恰当的用法是将它指流行音乐以外的音乐,包括所有种类的严肃音乐,不管它是何时创作的顶及为什么目的而写的。而此处我们所指的是大约1750年开始至1827年贝多芬逝世为止这一时期的音乐。
路德维希・凡・贝多芬(Ludwig van Beethoven,(1770.12.16-1827.3.26.右边的图片是著名音乐家贝多芬,祖籍是荷兰(一说是波兰)他出生于德国波恩的平民家庭,家族是科隆选侯宫廷歌手世家,自幼跟从父亲学习音乐,很早就显露了音乐上的才华。八岁便开始登台演出。
1792年到音乐之都维也纳深造,艺术上进步飞快。他信仰共和,崇尚英雄,创作了大量充满时代气息的优秀作品,如交响曲《英雄》、《命运》;序曲《哀格蒙特》;钢琴曲《悲怆》、《月光曲》、《暴风雨》、《热情》等等。他集古典音乐的大成,同时开辟了浪漫时期音乐的道路,对世界音乐的发展有着举足轻重的作用,被后人尊称为“乐圣”。德国最伟大的音乐家、钢琴家,维也纳古典乐派代表人物之一也是最后一位,与海顿、莫扎特一起被后人称为“维也纳三杰”。
贝多芬一生坎坷,没有建立家庭。二十六岁时听力衰退,晚年失聪,只能通过谈话册与人交谈。但孤寂的生活并没有使他沉默和隐退,在一切进步思想都遭禁止的封建复辟年代里,依然坚守“自由、平等、博爱”的政治信念,通过言论和作品,为共和理想奋臂呐喊,反映了当时资产阶级反封建、争民主的革命热情,写下不朽名作《第九交响曲》。他的作品受十八世纪启蒙运动和德国狂飙突进运动的影响,个性鲜明,较前人有了很大的发展。
新古典主义代表作曲家有
新古典主义代表作曲家有奥涅格、欣德米特、巴托克、科达伊、拉韦尔等。1、奥涅格康涅格,生于1892年3月10日,于1955年11月27日离世,出生于法国瑞士。大部份时间生活于巴黎,是法国六人团的成员,其最著名作品是模仿蒸气车头声音的管弦乐交响乐章“太平洋 231”。2、欣德米特保罗·欣德米特,德国出生的作曲家。欣德米特是一位多才多艺的音乐家,事业涉及作曲、理论、演奏、教学、指挥等多个领域,并作有各种体裁和各种风格的大量作品。虽然他的音乐无一例外地具有鲜明的当代风格,但他仍因巴洛克晚期对位音乐的影响而经常被归入新古典主义一派。3、巴托克巴托克·贝拉·维克托·亚诺什,简称巴托克。生于1881年3月25日,去世于1945年9月26日,出生在匈牙利的纳吉圣米克洛斯(今罗马尼亚境内),是二十世纪最伟大的作曲家。4、科达伊科达伊,匈牙利作曲家、民族音乐学家,音乐教育家。20世纪匈牙利现代音乐家有国际声誉的最重要的两个代表人物是巴托克和科达伊。他们不仅在发掘匈牙利民间音乐宝藏方面作出了卓越贡献。5、拉韦尔莫里斯·拉威尔,出生于比利牛斯西布恩小镇,是法国著名作曲家、印象派作曲家的最杰出代表之一。作品有钢琴组曲《镜》和《夜之幽灵》,管弦乐曲《圆舞曲》、《博莱罗》、《丑角的晨曲》、《海上孤舟》、《鹅妈妈》、《高雅而伤感的圆舞曲》和《西班牙狂想曲》,独幕喜歌剧《西班牙时光》等。